CINCUENTA DISCOS INTERNACIONALES 2018
-
Último arreón, ahora si que si, ya no hay de otra, toca cerrar el círculo y
hacer inventario de lo que tengo en el disco duro y poner en lista lo que
má...
"DISCOS FAVORITOS" Ed. INTERNACIONAL 2018
-
Enumeración de discos que más nos han gustado de los publicados &
escuchados en 2018.
10 y el podio del panorama *Internacional*:
*· JONATHAN RICH...
yporqueno
-
Hoy venia en el metro con una lista del primavera, del viernes y empieza a
sonar good morning captain y de repente ese instante se ha convertido en un
mom...
Sr. Chinarro - Ronroneando (2008)
-
No entiendo a los talifanes que siguen defendiendo la primera época de
Antonio Luque. No me entra en la puta cabeza. Sé que hay discos que
emocionalme...
APASIONADO DEL ROCK'N'ROLL
-
Soy Lou Rambler, poeta romántico en paro. Si tuviera que decir una
característica que defina objetivamente mi existencia, no tendría dudas:
perdedor, y os ...
CINCUENTA DISCOS INTERNACIONALES 2018
-
Último arreón, ahora si que si, ya no hay de otra, toca cerrar el círculo y
hacer inventario de lo que tengo en el disco duro y poner en lista lo que
má...
Sr. Chinarro - Ronroneando (2008)
-
No entiendo a los talifanes que siguen defendiendo la primera época de
Antonio Luque. No me entra en la puta cabeza. Sé que hay discos que
emocionalme...
Que decir que el sonido ochentero es una de mis debilidades. Con
cada nuevo disco, dígase álbum o EP, las Dum Dum Girls, naturalmente
evolucionan , refinan su estilo sin necesidad de preocuparse por los
sentimientos de sus fans. Al
principio fuimos seducidos por el sonido de garaje, más tarde siguió Dee
Dee con sus deseos de un pop/shoegaze más limpio y mejor producido el cual fue confirmado en su EP anterior y ahora con Too True: un nuevo álbum que vuelve a acercarse a Only In Dreams ( 2011 ) y, especialmente, al EP End of Daze, que había dejado de atraer a una gran parte de sus seguidores.Pero no hay duda que el combo es suficiente para que sea mas que una simple repetición. Por
lo tanto , a riesgo de embargo, pocos admiradores de la banda se sentiran defraudados, las
chicas optan por un nuevo sonido mucho más oscuro , lo que eventualmente
se desprenden de los años sesenta y se zambullen de pleno a mitad de
los años 80. Un poco traicionado por alguna canción orientada a una electrónica mas habitual, según las influencias que he podido apreciar van desde Madonna a Siouxsie , a
través de The Cure, Stone Roses, o The Smiths, y que también se pueden añadir (aunque no es ninguna novedad para ellas, la banda de los hermanos Reid) The Jesus & Mary Chains "Lost Boys And Girls Club".Por
lo tanto, estos podrían ser los talones de los que también y bien se sostienen en la
producción, para convertirse a su vez en una forma permanente de suavidad en el sonido y familiar a su vez. Sin
embargo , mientras que toman algunos riesgos, las Dum Dum Girls conservan su
sensibilidad de un pop sin dificultad "Are You Okay?" , "Under These Hands", el talento siempre es eficiente "Too True To Be Good", "In
The Wake Of You". Son canciones hermosas, inspiradas en
los sufrimientos de su líder que, paradójicamente, la oscuridad que las envuelven son ahora el contrapunto de lo que Dee Dee quiere tratar de abordar. Temas más alegres y bailables y con otro interes en "Rimbaud Eyes". Para
ella, este álbum en particular, le ofrece la oportunidad de continuar su
ascenso como compositora , se consolida de nuevo con los fans, y aunque me deja algunas dudas sigue siendoun cambiode elogiode un artistaa punto deser tragadapor la memoria.
Porqué
no hablar hoy del álbum Hollywood Town Hall de la magnifica discografía de la banda de
Minneapolis (Curioso es el dato que son llamados a veces como la banda mas famosa de las desconocidas, algo que a ellos no les hace mucha gracia que digamos), no mencionar este álbum sería simplemente ignorar el Highway 61 Revisited de Bob Dylan o el Harvest de Neil Young. Un álbum que marcaría la carrera de unos artistas que obviamente se convirtieron en una referencia para un estilo que esta bastate mas en alza que cuando ellos salieron.
El intemporal disco aterrizó en "crisis" si se le puede llamar "crisis" del rock/folk americano en medio de una ola de
artistas apasionados por movimientos independientes y alternativos. Para quien no haya oido hablar de ellos nunca se puede decir que hacen una música The Jayhawks que parece flotar en un universo de algún lugar entre la música folk y eñ country sin sonar de manera convencional.
Un
mundo aparte en el que las voces de Mark Olson y Gary Louris se tomaron un
tiempo para ponerse de acuerdo para ofrecer canciones sublimes. Las
hermosas "Waiting for the Sun", "Martin's Song", son un ejemplo de la propuesta del grupo para hacernos viajar con suaves guitarras y otras mas sobrias de calado eléctrico para elevar el ritmo impuesto por su popular ritmo,de canciones pegadizas y bien realizadas.
Una
opción artística y de producción hacen de este álbum una mezcla de
influencias folk vistas a través del prisma que parece mas bien una producción pop. El estilo de The Jayhawks se estableció definitivamente con Hollywood Town Hall.
Este disco todavía no está bien reconocido por el éxito que merece. Él
álbum se convirtió en el punto de referencia para los fans de la banda que
siguen mirando a meudo el mismo punto del pasado. Comparado con sus álbumes sucesores en
los años que siguieron estan casi a la misma altura, pero este cocretamente esta por encima. Un hito que sería y es la reputación de los Jayhawks , pero a menudo representan una herencia de pesada carga.
En 1996 la escena grunge vivía sus últimas horas. Ningún
grupo resultante de esta ola había sido capaz de manejar esta notoriedad
repentina exacerbada de un flujo de dólares y de reconocimiento unánime. Soundgarden no fuediferente al resto. Después
de haber experimentado la gloria en letras de oro con el álbum anterior,
Superunknown, Chris Cornell y su equipo a la batalla dieron sus últimas
fuerzas a la causa. Ya con la simple observación de la cubierta del álbum, no es difícil de entender que cada miembro parece estar tomando un camino musical diferente. En las fotos, cada miembro del grupo está representado por una sombra
oscura, como dando a entender que se distanciaban de todo y se dirigian al mas absoluto anonimato. A
través de este álbum repleto de más de una hora de música, Soundgarden dejaron un poco de lado estas guitarras de sonido grunge para
mostrar un verdadero talento en la composición de sus canciones, se puede decir que son menos pesadas que antes. La producción y los arreglos son todos los grandes puntos. Por
el lado pesado , la riqueza de " Pretty Noose ", " Rhinosaur "
o la muy rápida y sorprendente "Ty Cobb", que ofrece una mandolina en
solitario con un buen riff pesado y agresivo. Pero esta vez, Soundgarden quería poner varias cuerdas en su arco. Los amantes de
Superunknown también encotrarán atmósferas caracteristicas del álbum anterior como en "Never The Machine Forever" o "Tighter & Tighter". Chris
Cornell parece realmente haber invertido en este álbum la idea de
su futura y funesta carrera como solista (si, no me gusta en solitario, quizas el primer disco es digestivo, pero el resto no), ofreciendo una piedra ligeramente más
clara "Burden In My Hand" o canciones lentas, hermosa y muy
melancólicas "Blow Up The Outside World"," Overfloater "o" Boot Camp ". También me gustaria nombrar "Dusty" una de mis canciones preferidas de la banda. No hay paso en falso para este álbum que sirve de testamento y epitáfio. Es verdad que deja un sabor amargo en la boca porque nos hubiera gustado encontrar
canciones posteriores tan fuertes como la zeppelinienense "Zero Chance" o la extraña "Applebite" . Sólo
queda consolarnos escuchando de nuevo para recorrer su discografía y
especialmente las famosas canciones de los 90, tristemente aqui Soundgarden dejaron el espiritu y la esencia en los lejanos ya años 90, todo lo posterior de Cornell y Cia solo es mierda seguida de otra mierda todavia peor como su King Animal.
I can't live if living is without you. I can't live, I can't give any more. Can't live if living is without you. I can't give, I can't give any more.Qué gran canción que es Whitout You de Harry Nilsson y es que las canciones que predominan la letra Without no se que tienen que llegan al alma. Por cierto un músico con un talento desproporcionado, ciertamente algún dia deberia echarle un vistazo a su discografía. En cuanto a The Joshua Tree de U2, que se puede decir a día de hoy que no se haya dicho ¿sabeis? Después
de Live Aid , después de recorrer todo el mundo, después de War casi rompiendo por la mitad los Estados Unidos, la expectativa para este
disco estaba por las nubes. Dos
singles 'With or Without You' y 'I Still Haven't Found What I'm Looking For" todavia se hacia mas fuertes, llegaron al número uno en las listas de sencillos
de Estados Unidos. Y debo decir , para un álbum icónico que tenía las expectativas tan altas en su pre-lanzamiento, tuvo un éxito casi sin precedentes. Muy pocos se sintieron decepcionados con un álbum que realmente hizo cumplir lo que vaticinaban, aunque con reservas. Gran
parte de la naturaleza experimental en este álbum a comparación de The Unforgettable Fire desapareció, reemplazado por una fascinación profunda por todo lo
americano. Así
es, The Joshua Tree cuenta con un par de aspectos de Gospel, Blues, incluso hay música country como tal, pero el nombre de 'Joshua Tree'? Gram Parsons fué la influencia. El álbum se llama, en relación con un árbol del desierto de Mojave que recuerda a la forma que indica la dirección de la Tierra Prometida
. Una cosa que no sabía hasta hace poco era que U2 estaban considerando hacer de éste un álbum doble. Ciertamente tenía suficientes canciones, muchas, sobretodo de las que más tarde surgieron como caras B. Eso
no sucedió, por supuesto, hasta última instancia.De
todos modos , este disco es tan a fín para mí (y muchos, muchos
otros) por lo que me es difícil hablar realmente acerca de las canciones
individuales. "Where The Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" y "With Or Without You", nada menos asi comienza. El
valor de esta apertura es hacer tres piezas introspectivas, cargadas
de romanticismo, de conformidad con los conciertos de U2 gigantescos. La vinculación íntima universal, es una hazaña que sólo los grandes han hecho. El elemento romántico que hemos hablado es evidente desde el primer verso de "Where The Streets Have No Name". Los
sentimientos de la opresión y la injusticia ("I want to tear down the walls / That hold me inside") , el anhelo por la libertad y también
el ahorro de vuelta a la naturaleza ("I'll show you a place / High on a desert plain / Where the streets have no name") , todo está allí . La
entrega del grupo fue muchisima esta pista inaugural. Y el
resultado está ahí. Bono no se equivoca cuando dice acerca de esta canción: "Esto es cuando el trabajo se detiene y comienza la espiritualidad. " Al
igual que el sol en el amanecer de un día de viaje por carretera. La magistral : "I Still Haven't Found What I'm Looking For", continúa en la fibra espiritual. Inspirada
por el Gospel de la cual extrae abundantemente carnaza. El trabajo de producción e instrumentación es notable. Rrefinada y a la vez tan personal, casi artesanal. La textura de la obtenión refleja el requisito que impulsa el cuarteto en el trabajo de estudio. Más que cualquier otro grupo , se considera una canción de U2 como una entidad mayor a la suma de las diferentes partes. Contiene esa alquimia y armonía de todos los origenes de la filosofía musical de la banda de Bono. Probablemente
la canción más famosa de U2, " With or Without You " tiene una estructura similar a
la utilizada en la anterior. El dúo Mullen/Clayton crearon una dinámica rítmica que sirvió como plantilla para la inventiva de la pareja Bono/The Edge. La
guitarra utilizada una vez más demuestra el
refinamiento de U2 en la instrumentación, aportando un toque de
sofisticación a las brillantes ideas simples. El resultado es que las malas lenguas llaman "la canción de la ballena" en que la introducción de la canción parece un canto o un lloro de ballena. El bajo es tan característico que suena hacia un abismo infinito de un poder casi místico del título. La explosión de la voz combinada de Bono con Edge y la batería de Larry
Mullen llevan al fervor , la trascendencia parece que el grupo se refirió
a este tríptico introductorio. Hablar de las siguientes canciones es como perder el tiempo a la hora de describirlas, y es que estas tres eclipsan todo el álbum, no digo que sean malas para nada, todas tienen un encanto personal, pero no cotienen ni la magnitud ni la trascendencia. Todas son canciones oscuras, inconexas, pobladas por guitarras monstruosas que saltan de las sombras para volver. Son como extractos crudos
de jam sessions que Brian Eno podria haber hecho tomando momentos de magia totalmente fuera de
control. Las aventuras del cuarteto en los experimentos oscuros son fascinantes. La ira parece haberse apoderado de The Edge que provocando andanadas de riffs peculiares pero formidables. El
hechizo funciona bastante bien, hay un sentido de que los miembros del
grupo fueron liberados durante esta grabación. El
álbum es un culto a la música, no sólo porque contiene tres piezas memorables en el inicio, sino también por su "papel secundario" de las demas canciones que son de excelente artesanía. Este
álbum es una visita obligada para los amantes a la música de cualquier género, trascendido por una energía espiritual increíble de U2.
Sentado en mi escritorio para hacer esta reseña me detengo un momento, cierro los ojos y suena de fondo "Anyway That You Want Me" ,sueño despierto sobre cómo sería
de maravillosa una vida como astronauta e ir flotando por el universo sin agarrarte a nada, me pregunto si habrá algo mas libre que eso?... me encanta esta sensación dinámica de mi trabajo en la que estoy influenciado por efectos hipnotizantes. Todos conocemos lahistoria y los efectos secundarios dela músicapsicodélica, coloresmásauténticos y un aumento de tus sentidos a seguir en una líneade conductatan clara como una solución salina, esa es la sensación que me da el escuchar Spiritualized, ellos son mi definición de "Tomar drogas parahacer músicapara tomarDrogas".Al igual que cualquierbanda de cultoque se precie.
Spiritualized
son diferentes de la mayoría de bandas espaciales en que son mucho más lentos y contienen menos ruido que bandas como
Explosions in the Sky. Los
instrumentos típicos son tratados como suplementos a Spiritualized, ya
que complementan con guitarras rítmicas. Ocasionalmente
liberadas para establecer un ritmo relajado.
Cuando
mis sueños son golpeados por las tardes, sé exactamente lo que deseo oír de música, hoy no habia otro disco como la banda sonora de mis aspiraciones. "Ladies and Gentlemen We are Floating in Space" es
una respuesta de golpes insonoros a todo volumen, el trabajo de voz ralla la
armonización del arte, ua voz absolutamente apropiada
para el interior de una estación espacial.
La
depresión es el factor clave en Spiritualized, letras muy conmovedoras en que se pueden deslizar fácilmente por
encima de un susurro. El
único miembro de la banda consistente de Spiritualized, no es otro que Jason Pierce,
canta suaves palabras como "Though I have a broken heart / I'm too busy to be heartbroken / There's a
lot of things that need to be done / Lord I have a broken heart."
La canción" Broken Heart " es una de mis favoritas , debido a la
incorporación de agudos y bajos. Pierce lamenta la exigencia de su corazón roto con "Home of the Brave ",
cantando "I'm gonna rip it up / Tear it out / Gotta get it off of my soul / I don't even miss you. Tristemente es una realización dolorosa. Las letras no son innovadoras, sin embargo, sin que hayan un esfuerzo fluyen solas con la música a lo largo del álbum. Las letras son de amarga dulzura casi tanto como las guitarras vibrantes y deliciosas de fondo.
En
general, el disco funciona tan bien como una pieza encantadora de algún hechizo de música, abarca temas de canciones de amores perdidos para rasgar esas gotas acumuladas en las glandulas lagrimales. Disco de 10.
Después de un impass de vacaciones navideñas en que los turrones y polvorones han vuelto hacer acto de presencia mas de lo esperado y descansando un poco de tanta avalancha musical (mas de cantidad que por calidad, ya que para mi a sido un año de lo mas funesto) vuelvo a la actividad acostumbrada, esa que sin fecha ni hora escribimos cuando podemos y nos apetece. Sin querer alargar mas os voy hablar de una banda que me esta sorprendiendo estos últimos tiempos y es país vecino nuestra. Hablo de Alcest una banda de origen Francés, tristemente si me hablan de música francesa soy el ignorante mas grande del planeta, y si en tal caso es underground mi ignorancia puede llegar a ser de niveles altamente peligrosos. Sinceramente,
creo que no hay otra banda que haya tenido mayor cantidad de impacto en la escena metal underground en la última
década como Alcest. A
pesar de sus inicios como simplemente otra banda de metal europeo
con grabaciones un tanto low y un orgullo tradicionalista en todas las cosas
medievales, los mayores logros de Alcest se pueden encontrar en sus
momentos menos "metal" y mas del lado del Shoegaze . "Souvenirs d'un Autre Monde" de 2007 comenzaron esa metamorfosis del Black Metal hacia un estado onírico y envolvente como cualquier banda Indie, siendo todo lo contrario a sus inicios (Un caso parecido al de The Gathering). El
registro fue más allá, la adoración
al post-rock de la floreciente escena americana de la época con nombres como Slowdive y My Bloody
Valentine fueron los culpables para acabar de encajar las piezas. Por primera vez la atmósfera era más que un sinónimo de la bruma de grabaciones de calidad deficiente, era la profundidad real. Alcest lograron esta vez lanzar todo ese disfraz de "metal" que tenían en sus espaldas por la ventana. "Souvenirs d'un Autre Monde" es exuberante y una expansión totalmente única para su época. Mientras
que su exterior es claramente una reverberación suave
de la modulación de muchos de los momentos clásicos del shoegaze , pero la
influencia europea original de los primeros trabajos de la
banda continúan residiendo en el núcleo. Esta
experimentación sentó las bases para el movimiento actual, fue el impulso para el renacimiento Europeo del shoegaze en su conjunto.
El álbum se amolda a nuestras emociones más profundas y sinceras , con lo que el pasado, el presente y el futuro son una visión tangible. Es la banda sonora de todas las cosas que desee y deseo. El
aire que deriva es mágico, es un amplio espectro de emociones que al
oyente hara viajar trascendiendo y siendo alejado de la dura realidad de este
mundo moderno. Por
lo tanto, lo que tenemos entre manos manos es algo mas que un típico álbum de shoegaze /
post -rock, muy bien construido y sin aliento, Alcest nos
vuelve a crear el mismo nivel de escapismo tan abrumador y de otro mundo que yo necesito continuamente.